基础摄影知识分享(整理)
基础摄影知识分享(整理)
大家如果想要了解更多的基础摄影知识,可以帮助大家学好摄影。下面小编为大家带来基础摄影知识分享,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
基础摄影知识分享
ND Fillter,俗称灰镜,减光镜,中密度减光镜等等,作用主要是减少光量进入相机,从而增加曝光时间。给摄影师更多的自由度去控制光圈,快门速度等等。
在人像摄影中,灰镜经常用于大光圈镜头在烈日情景下。拍出绸缎的流水,我们就需要用慢快门,快门在白天我们很难慢下来,所以我们可以借助减光镜。但是有很多摄友,在拍摄出来的照片,可以看出来,并不是买了减光镜就可以拍出照片的。
减光镜可以帮助你的创作带来更多的曝光手段,让白天变黑夜,发挥创作空间;很多情况下,由于外界光线强度的关系,我们的无法得到足够长的快门时间,也就无法实现自己的摄影意图。
比方说,在野外进行水流拍摄的时候,我们希望用1秒钟的快门来让水流呈现出棉絮状的柔软质感。但是由于光线强烈,即使用相机的最小光圈和最低ISO拍摄,快门速度依然在1/30秒左右。这个时候唯一的办法就是用一块甚至两块ND8镜片来减弱进入镜头的光线。有一个简单的公式,假设你的相机在没有添加减光镜的情况下,正常曝光的快门速度是T,则加上减光镜后,在同样的光线条件、光圈大小和ISO下,正常曝光的快门速度=T_X,这个X就是减光镜片后面标注的那个数字,ND4的话X=4,ND8的话X=8。由于工艺的原因,ND后面的系数越是大,其对色温的影响就越大。
国产的减光镜对色温的影响很大,但价格低廉,适合业余摄影爱好者使用。而进口的高档减光镜对色温的影响几乎可以忽略不计,所以是更具有性价比的选择。减光镜的滤光作用是非选择性的,对各种不同波长的光线的减少能力是同等的,均匀的;也就是说,减光镜对原物体的颜色不会产生任何影响,也能真实再现景物的反差(实质上由于工艺的原因,色温还是会产生少量的偏差)。
艺考摄影基础知识
【焦距】
相机的镜头是1组透镜,当平行光线穿过透镜时,会会聚到1点上,这个点叫做重点,重点到透镜中心的距离,就称为焦距。焦距固定的镜头,即定焦镜头;焦距可以调整变动的镜头,就是变焦镜头。在摄影领域,焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言,50mm左面和右面的镜头的视角和人眼接近,拍摄时不变形,称为标准镜头,一般涵盖40-70mm的范围,18-40mm称为广角或短焦镜头,70-135mm称为中焦镜头,135-500mm称为长焦镜头,500mm以上称为望远镜头,18mm以下称为鱼眼或超广角镜头,这种范围的划分只是人们的习惯,并没有严厉的定义。数码相机的CCD一般比135 胶片小的多,所以,一致视角,其镜头焦距也短很多数量,例如,使用0.33"CCD的数码相机,使用约13mm镜头时,其视角大约相当于135相机 50mm的标准镜头。由于各数码相机发明厂商所采用的CCD规格型号不同,所以,大家都采用“相当于35mm相机(即135相机)焦距”的说法。
【景深】
在进行拍摄时,调整相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对重点,因为“清晰”并不是一种绝对的概念,所以,对重点前(靠拢相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要再这个范围之内的景物,都能明了地拍摄到。
景深的大小,第一步,首先和镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深和光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比 f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后景深,也就是说,准确对焦之后,对重点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对重点后面很长1段距离内的景物,都是清晰的。
【超焦距】
由于镜头的`后景深比较大,人们称对重点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机也许可以自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,“清晰”不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对重点上,肯定成像是模糊的,只是模糊的程度一般人能够接纳而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能够放大得太大的因果关系。
【AF自动对焦】
自动对焦有几种不同的方式,根据掌握原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦经过相机发射一种射线(一般是红外线),根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离,再自动调整镜头,完成自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式,比较容易完成,反应速度快,成本低,多用于中档傻瓜相机。这种方式准确度有限,且容易发生误对焦,例如当被摄体前有玻璃等反射体时,相机也许不能够正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道,是分析物体的成像判定是否已经聚焦,比较准确,但技术复杂,成本高,而且在低照度条件下难以准确聚焦,多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
【AE自动曝光】
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上可分两种:入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合,这是一种简明粗略的掌握,多用于低档相机。反射式是测量被摄体的实际亮度,也就是成像的亮度来确定曝光组合,这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分,可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等,各有优劣,分别适用于不同的光线条件或拍摄目的。
从掌握过程上分,可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序掌握、预定模式几种不同。顾名思义,光圈优先就是,先确定使用的光圈,相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度,这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场所;速度优先就是先确定快门速度,让相机选择合适的光圈大小,使用于拍摄动体;混合优先是弥补单一优先的不够而先确定光圈或快门的范围,再由相机确定曝光组合;程序掌握是让相机依照预先编定的掌握程序曝光;预定模式,是发明厂家根据几种不同、经常见到的光线条件,预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择,一般有:夜景、风光、人像、运动等几种不同。
【红眼】
指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管静脉的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
【白平衡】
由于不同的光照条件的光谱特性不同,拍出的照片多会偏色,例如,在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏,数码相机和摄像机可根据不同的光线条件调整色彩设置,以使照片颜色尽量不失真,使颜色还原正常。因为这种调整多以白色为基准,故称白平衡。
【光的种类】
光的基本方位是由相机所处的位置决定的,根据光源的方向可分成以下几类:
1、 正面光
摄影者背对太阳,即由摄影机后面射来的光线,亦称顺光。因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中,面对相机部分到处有光,所得结果是一张缺少影调层次的影像。用正面光特别是高的正面光拍摄面部时,也许不怎么好看。
2、 前侧光
前侧光,也称斜射光,光线投射的方向和景物、照相机成45度左面和右面的水平角度,这类光照涌现在上午9、10点钟和下午3、4点钟。这种光线比较符合人们每天日常生活中的视觉习惯。被照明的景物,投影落到斜侧面,有分明的明暗差别,可较好地体现景物的质感。45度侧光可发生光影间罗列,使景物有丰厚的影调,突出较深层次,发生立体感的效益。尤其能将外貌结构的质地精细地显示出来。
3、 侧光
侧光,即来自景物左侧或右侧的光线,同景物、摄影机成90度左面和右面的水平角度。这种光线能发生分明的剧烈对比。影子修长而富有体现力,外貌结构十分分明,每一个细小的隆起处都发生分明的影子。采用侧光摄影,可造成较剧烈的造型效益。人物摄影中,也往往用侧光来体现人物的特定思绪。有时也把侧光用作装饰光,突出体现画面的某一局部或细部。
4、 逆光
逆光是指从摄影机相对方向射来的光线,白光勾画出景物的边缘,并和景物之间造成纵深感。用逆光拍摄外景和远景,可使画面晶莹透亮,色彩清新,富有生气。用逆光体现晨物,可使景物的影调层次丰厚。采用逆光,被摄对象在明亮的背景前会显示暗色的剪影,这种高反差影像既简明又有体现力。
5、 顶光
顶光,即来自顶部的光线,和景物、摄影机成90度左右的垂直角度。人物在这种光线下,其头顶、前额、鼻头很亮,下眼窝,两腮和鼻子下面完全处于阴影之中,造成一种反常,独特的形态。因此,一般都避免使用这种光线拍摄人物。
艺术摄影用光技巧
有光才会有影,用光这一媒介将光线下不同的影子渲染出来,摄影作品就会呈现出令人惊叹的意境和风格,就像两件相似的东西,运用不同的光线效果,相似性也就消失殆尽,当摄影作品中的光线、位置等与受众的思维意识同构,则创作出得摄影作品就会带给人以敬畏和无法言说的神秘感。
1 摄影艺术
摄影是一种通过镜头来表现真实的艺术媒介,而这也是摄影独具的技术特征,单从这一点来看,摄影媒介自身并不能诠释自己,正因为如此,这种艺术介质一直对我们对摄影的印象起着决定性作用。媒介促成了摄影自身的“真实性”,并通过照片的方式折射与表现出来。在我们日常看到的照片中,真实性是显而易见的,照片是一种可接受的视觉与构建真实的形式,摄影师用照片诠释着真实的含义,同时,摄影也强烈的表现出先要看到真实的强烈欲望,照片是影像中真实的具体表现,迄今为止,摄影摄像技术通过多种形式在其所涉及的领域进行持续与分化。摄影摄像同时还具有历史的、文化的、美学极其认知等的内涵,照片的真实用摄像的形式表现出来,向受众呈现出异样的,互相排斥或吸引的形式―科学的或是艺术的、集锦的或是纪实的、数字的或是模拟的图片。
摄影的真实性原理构成了摄影本身的反身与参照的特质,而摄影的本质特征,引用哲学家希拉的话,就是摄影在于构建事物的真实模式的产生与传播的过程当中,所以,事物真实与否的可解释的方式最终要通过图片的形式进行加强,进而像受众传播,摄影历史其实就是对事物可视性及其真实性的历史积淀,它想法设法把塔尔博所称摄影为“自然之笔”的客观性与日常外在的主观性结合起来,照片是记录历史的真实写照,在摄影历史上,摄影不仅是对真实的诠释,也是一种客观的认知态度,同时这也是摄影所独有的魅力所在。即使摄影的记录的历史时代已经消亡,但当时记录的照片却能带给后人一种可视的真实。
2 光线对生活与拍摄的影响
2.1 光线影响拍摄的整体效果
从物理学的角度来说,我们所看到的一个物体本身的亮度,都是有照射在物体表面的光线和物体本身的反射能力所决定的,例如一根黑色天鹅毛,尽管它自身的反光能力非常弱,但是,如果把它放在强烈的光线下面,天鹅毛的亮光值就会远远高于在弱光下白纸的亮光值。事实证明,拍摄对象在不同的光线中,就会呈现不同的亮度,正是因为这种主客观光线的强烈影响,所拍摄的对象就会呈现出不同的结果,在拍摄时,亮度值会因为某种或者极小因素的变化而发生变化,所以说,亮度值直接影响着拍摄对象的整体效果,亮度值是相对产生的。
2.2 光线在摄影中季节变化
众所周知,太阳从早晨的日出至傍晚的日落,一朝一夕,一分一秒都在发生着位置的变化,所以,照射在被拍摄物体上的光线也会随着阳光位置的移动而发生着角度的改变,由于角度的改变,被拍摄物体表面的阴影均衡与质感都会因为光线的移动而发生整体的变化。一般而言,拍摄物体的最佳采光角度为被拍摄物体上方四十五度左右,时间段大约在10点~14点左右,由于同样用的是测光,选择的角度不同,所呈现出来的阴影就会不同,高角度阴影较短,而低角度则阴影较长,对光时角度的选择一定要谨慎,不能掉以轻心,因为同样的光线在一天中只有一次,这就需要拍摄者对不同的气候、环境、时间、方向、季节和角度,甚至拍摄体在摄像机中所呈现出的画面情绪效果等微妙的变化加以仔细观察与研究,以便能更好地运用光线来表现构思与主题。
2.3 光线的软硬区分
如果从光质上区分光线,光线则可以分为“软光”和“硬光”。所谓“硬光”,就是平时所说的直射光,通常是指在没有其他遮挡物体或者云彩的情况下的太阳光,或者是人造光,如闪光灯、照明灯、探测灯等,被摄体在直射光线的照明下,阴影部分和受光部分的反差较大,阴影浓重而亮部清晰,画面的反差非常强烈,立体感极强。相反,对于另外一些被拍摄体,例如花瓣、肌肤等等,当明暗度相差太大时,就会给人一种很粗糙的感觉。直射的闪光灯在拍摄时,通常会拍下拍摄者的夸张的黑影,使画面缺乏美感,过于生硬。所谓“软光”,就是一种不会产生柔和的、明显投影的光线,例如被云彩遮挡太阳的或者是阴天时的光线。通过柔光纸投射的光或者反光板反射的光也都属于柔光。因为光线既不是直射,又不能从同一个方向反射到物体上,所以拍摄时阴影很淡,反差小,影调的对比度也比较柔和,像有云彩遮挡的太阳,散射光与直射光混合的能见度较高的阴天,都被认为是最佳“拍照天”。
2.4 摄影大师世界里的光线变化
一个优秀的摄影师,对光线的要求和处理都有着非常深刻的诠释和理解,他们深谙光线的特质,深知光线的效果能直接影响到受众对生活的感受。摄影师的作品中通常会用光影结合的效果来创造与表达情绪情节的气氛,这样创造出的作品更加富有张力及表现力。光线给照片带来了生命和活力,同时也带来了无穷无尽的魅力,带给人一种诗歌般深远的意境和音乐般优美的旋律。摄影大师安塞尔亚当斯的《约塞米提山谷的雷暴雪》曾倾倒无数人:浓密的云层预示着暴风雨的来临,中景为陡峭的山岗岩石与森林,禁不住让人想到“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”的画面,更绝的是光与影的层层递进,更加强了暴雨前的阴郁气氛。近景则是照射在大杉树上的一抹阳光,构成壮丽山河乐曲中的最强音,就像进入一种神奇的境界,耳边是一首庄严雄伟的交响乐曲。这就是对亚当斯摄影艺术风格最完美的诠释与体现,也是亚当斯毕生积蓄和酝酿的成果。亚当斯会经常长途跋涉、翻山越岭,用心去观察山巅上风云的变幻和峡谷中丛林的光影推移,这些微妙的变化都被他尽收眼底,最终构成他那令人赞叹不已的完美画面,而这种境界,不是任一个缺乏创造准备甚至缺乏艺术修养的人就能达到的。
3 光在摄影中的照明表现
光是一个可以被人的眼睛感受得到的,电磁辐射中很窄的波段,人们对可见光通常没有一个明确的界限,一般而言,可见光谱包含波长在400 mμ~700 mμ之间的光,人的眼睛也仅仅能看到400 mμ~700 mμ之内的颜色,因为只有在很小的范围之内的光能,才能刺激眼睛中的视椎神经。因为光是以直线的方式传播的,所以在有阳光的白天或者在有月亮的夜里,我们能看到自己的影子。没有光就没有颜色,青椒之所以在灯光的照射下变成人们眼中所见的绿色,是在光线中,青椒相应的波长被显现出来,所以被摄体只有在正确拍摄中才能形成色、质感、层次等物体的正确还原,且达到人们眼中的完美视觉效果,这也是在摄影过程中要求摄影师对光线正确运用的根本要求。
在物体还原的过程中,光源起着重要的作用,由于灯光与日光在性能、色温等方面的不同,灯光的色温只为三千二百千瓦,而日光的色温则为五千四百千瓦,所以在日光与灯光的照射下,物体就会出现各种各样的颜色,例如,人们在日光下看到红色的物质为鲜红色,而把它放在灯光下则为紫色,这就是由于光源不同,所以色泽的还原度也就不同。由此可见,摄影的灵魂就是光,没有光,摄影的艺术感和质感就无从谈起,只有正视光线,把握好光线的.变化及规律,摸透光线在摄影中所带来的艺术效果,最后在摄影创作中熟练的运用,才能使其成为你拍摄时得心应手的“好帮手”。
4 艺术摄影中光的效应
唐代诗人李白的“举杯邀明月,对影成三人”,短短两句诗,就生动形象的向人们勾勒出一幅光与影的画面,李白、明月、影子让读者“一眼明了”的同时又如临其境,而这种意境来自诗人李白的孤寂和豪情,来自人、月、影的映衬,同时也来自明月与人间光影的陪衬与对比。
实世间的光与影就像是一对双胞胎、一对舞者,他们几乎每天形影不离、相依相伴,从白天到黑夜,从早晨到黄昏,影子随着光的存在而存在,像逆光的剪影、水中的倒影、日光的投影、镜面的反射影等等,哪里有光,哪里就有影子的生成。然而光在现实中的表现又太过于现实,从而在人们的脑中往往形成一种荒诞的想象与梦境,在这种情况下,光与影就成了一种作怪的手段,光是元凶,影子则是帮凶,它们的完美组合不断的转移人们的注意力,搅乱了人们对真实事物的正确判断,这时候,光与影也就成为了人们心中的一种感觉,成了人们形影单只,超然物外的一种独到感受,因此就有了“对影成三人”的情节体验。
摄影师戚万鹏说:“摄影大师其实都是光影大师”、“摄影本身就是通过视觉和内心的光影进行作画”,从中我们不难看出光与影在拍摄过程中举足轻重的地位和作用,而在光与影的世界里“孤注一掷”,就像断臂后的维纳斯带给世人的那种另类的感觉,正因为维纳斯断了手臂,才更让她有不一样的美丽,并留给人以无限的、丰富的想象空间。
5 摄影创作中光的艺术表现
摄影艺术的视觉形象是借助于光与影的变化通过记录真实在二维平面上产生的,摄影师通过画面来传达自身的体验、情感和理念等,从美学领域来说,意境是一种标志性的艺术审美体验,而审美意境是中国人自我审美意识的自觉体现,是具有历史标示的,而艺术的实践经验向我们证实:摄影、绘画等一系列的造型艺术都可以创造意境,作为艺术本体,意境已经深入到各个艺术作品当中,逐渐成为艺术中一种独特的内在结构和唯美意蕴,而在各类艺术中都有其独到的审美观念和创作规律。
光,是一种无形的能量,它能让我们清晰的看到身边的林林总总,同时也让摄影成为一种现实,有些光线是用肉眼看不到的,也有一些光线能被人的眼睛感知出来,这些都与摄影紧密相连,这类光线叫做“可见光线”,不同波长的光波组成不同的光线,而每个波长组成的可见光谱都会显现出一种另类的色彩,这一原理推动着我们去探究外界的视觉感观意义,摄像师通过光形成了自身的艺术造型,并决定了图片的表达效果,也由于光的原因,摄影师与摄影师之间形成了不同的艺术风格。
其实光的形式是可以被外界所控制的,例如作品《 不安全的生活 》中,一个小女孩的周围和内侧都打上了白色聚光灯,代表着某种邪恶的力量,它在告诉人们,小女孩在这种阴郁的环境中,感受到的不是对生活的憧憬和快乐,而是生命中某种危险的东西。人的肉眼所能看到的范围,比摄像机所记录的范围要广泛的多,人的视觉系统可接受动态范围为1000000:1,这一范围可以让人在黑夜和白天能看到白纸上的黑字,只有在光源照射下,摄影所使用的感光材料才能发生化学变化。光线既能照亮物体,还能传递被拍摄物体的信息,起着承接的重要作用,就像被摄体的形状、色彩、数量、体积、明暗配置等都可以通过光线淋漓尽致的表现出来。
6 如何在摄影中正确的运用光
摄影过程中的光感材料要想发挥其应有的作用,就必须要通过光源才能进行。在摄影过程中光线的作用不仅仅只是用来为被摄体照明,它还有传递被摄物体信息的重要能力,所以,光线在拍摄中起着媒介与桥梁的重要作用。比如,被拍摄物体的体积、数量、质感、形状、色彩、空间深度感及形状等方面的信息,以及被拍摄物体的画面气氛、层次、敏感配置等等多方面,都要通过光线的配合才能完美的变现出被拍摄物体的艺术性。因此,拍摄者不能仅仅从物体的表象去观察光线,而要从更深入的构思中巧妙的运用光线,拍摄同一个物体时,不同角度的采光,拍摄出的作品会相差甚远,所以,我们要熟练的掌握对光的感觉和在拍摄过程中光与影的效应,培养对光影和光感的敏感度,善于运用,是每个摄影师都应有的本能,画家描绘惟妙惟肖的物体靠的是手中熟练的画笔,而摄影者拍摄物体则是要灵活运用大自然赐予的光线。所以说,光是摄影的灵魂,摄影过程需要光,变现事物的艺术本质也需要光,正确熟练的认识和运用光线,把握好光线的变化规律和它带给人们独到的艺术效果,在艺术摄影的创作当中有效的去研究和运用,这样才能达到惜光如金、用光如神的最高境界。
光在艺术摄影和艺术造型的表现力中起着非常重要的作用,是摄影的灵魂。摄影技术需要光,要想达到更好的艺术效果更离不开光,只有调到和利用好光。摄影的创意才能达到更好的艺术效果,在日常的摄影中,摄影师通常要通过光与影来传播媒介。通过光线的结合来达到更好的艺术造型效果,有了光的存在,摄影作品就很容易表达出摄影者的思想感情,同时能够渲染出周围的环境与气氛。有光才会有影,用光这一媒介将光线下不同的影子渲染出来,摄影作品就会呈现出令人惊叹的意境和风格。就像两件相似的东西,运用不同的光线效果,相似性也就消失殆尽,当摄影作品中的光线、位置等与受众的思维意识同构,则创作出的摄影作品就会带给人以敬畏和无法言说的神秘感。
拍摄作品中的用光问题是灵活多样、千变万化的,摄影艺术是光和影的艺术的结合体,而光又是摄影的灵魂,中国的很多优秀的风水摄影师就是了解和掌握专业摄影技巧的同时,又具备了很高的艺术修养,才拍摄出了很多优秀的作品。“影视艺术的创作根基是摄影技术,而摄影技术的更新又推动着更多创新理念的变化,新理念的变化又推动者各种艺术作品的变革,技术和艺术结伴而行”我们通常说的艺术修养包括:绘画、文学、色彩学、光学等功底,所以要了解摄影的真正内涵,还要进行明暗的变化和对比,以及带给受众的心理感受等。因此,我们在拍摄艺术作品时,不仅要有明确的构思、还要调动光的造型运用以及造型意识,用抽象形式表现客观映像,这样才能创作出更加优秀、更加令人惊叹的摄影作品。
温馨提示:通过以上关于基础摄影知识分享(整理)内容介绍后,希望可以对你有所帮助(长按可复制内容)。